PAUL CÉZANNE (1839-1906) – “Cézanne es el padre de
todos nosotros”. Esta lapidaria frase ha sido atribuida tanto a Picasso
como a Matisse, y ciertamente importa poco quién la dijera en realidad,
porque en cualquier caso es cierta. Partiendo de la ola de aire fresco
que representó el impresionismo, Cézanne dejó atrás a todo el grupo
impresionista para desarrollar un estilo de pintura nunca visto hasta la
fecha, que abrió la puerta de par en par para la llegada del cubismo y
el resto de las vanguardias del siglo XX .
jueves, 25 de agosto de 2016
viernes, 8 de julio de 2016
miércoles, 6 de julio de 2016
Degas, pionero del impresionismo !!!!
1. Degas
Edgar Degas (1834-1917), pintor francés, está considerado como uno de los fundadores del Impresionismo. De educación académica clásica, aplica su maestría técnica a objetivos modernos como la captación del movimiento y encuadres innovadores en sus pinturas y dibujos de bailarinas y desnudos.Ejemplos de pinturas de Degas
- La primera bailarina (1878)
- El baño (1886)
miércoles, 22 de junio de 2016
COSAS QUE NO SABIAS DE LA MONA LISA !!!!
1.La pintura fue rechazada por su propietario original, quien solicitó la obra a Da Vinci en primer lugar, puesto que no estaba conforme con el tiempo que tuvo que esperar por ella (4 años).
2.La pintura fue comprada por el monarca Francisco I de Francia en 1517, quien la utilizó nada más y nada menos que como accesorio decorativo para su cuarto de baño en el Palacio de Fontainebleau.
3.Fue Napoleón Bonaparte quién decidió que debía ser trasladada al Museo Louvre en 1804.
4.Fue robada del Museo por el Italiano Vicenzo Peruggia en 1911 y permaneció perdida por 2 años, tiempo durante el cual, el ladrón la mantuvo bajo su cama en un cuarto donde vivía en París; el delincuente fue capturado y el cuadro recuperado tras una carta que envió Vicenzo a una tienda de antigüedades en Florencia ofreciendo vender la pieza.
5.¡La Gioconda tiene una gemela! Si, en el Museo del Prado en Madrid se encuentra la gemela de la Mona Lisa, y se afirma que fue pintada en el mismo taller de Leonardo, puesto que datan de la misma época y poseen una técnica similar; sin embargo, las diferencias, al ojo experto, resaltan inmediatamente, las principales teorías se centran en que fue pintada por uno de los discípulos de Da Vinci en simultáneo con la obra original, hasta ahora el discípulo por el que más se inclinan los expertos es Francesco Melzi.
lunes, 6 de junio de 2016
Pablo Picasso, tambièn fue un pintor realista !!!!
Pablo Picasso, fue conocido por sus famosas pinturas abastractas, pero tambièn tenìa la capacidad de hacer obras maestras realistas, aqui alguna muestra de esas pinturas:
viernes, 6 de mayo de 2016
PABLO PICASSO, un genio moderno de la pintura !!!!
(Pablo Ruiz Picasso; Málaga, 1881 - Moulins, Francia, 1973) Pintor
español. La trascendencia de Picasso no se agota en la fundación
del cubismo, revolucionaria tendencia que rompió definitivamente
con la representación tradicional al liquidar la perspectiva y el
punto de vista único. A lo largo de su dilatada trayectoria,
Pablo Picasso exploró incesantemente nuevos caminos e influyó en
todas la facetas del arte del siglo XX, encarnando como ningún
otro la inquietud y receptividad del artista contemporáneo. Su total
entrega a la labor creadora y su personalidad vitalista, por
otra parte, nunca lo alejarían de los problemas de su tiempo; una de sus
obras
maestras, el Guernica (1937), es la mejor ilustración de su condición de artista comprometido.
Hijo del también artista José Ruiz Blasco, en 1895 se trasladó con su
familia a Barcelona, donde el joven pintor se rodeó de
un grupo de artistas y literatos, entre los que cabe citar a los
pintores Ramón Casas y Santiago Rusiñol, con quienes acostumbraba
reunirse en el bar Els Quatre Gats. Entre 1901 y 1904, Pablo Picasso alternó su residencia entre Madrid, Barcelona y París,
mientras su pintura entraba en la etapa denominada período azul, fuertemente influida por el simbolismo. En la primavera de 1904,
Picasso decidió trasladarse definitivamente a París y establecerse en un estudio en las riberas del Sena.
En la capital francesa trabó amistad, entre otros, con los
poetas Guillaume Apollinaire y Max Jacob y con el dramaturgo André
Salmon;
entre tanto, su pintura experimentó una nueva evolución,
caracterizada por una paleta cromática tendente a los colores tierra
y rosa (período rosa). Al poco de llegar a París entró en contacto con personalidades periféricas del mundillo
artístico y bohemio,
como los estadounidenses Leo y Gertrude Stein, o el que sería ya para siempre su marchante, Daniel-Henry Kahnweiler.
A finales de 1906, Pablo Picasso empezó a trabajar en una composición de gran formato que iba a cambiar el curso del arte del
siglo XX: Les demoiselles d'Avignon. En esta obra cumbre confluyeron numerosas influencias, entre las que cabe citar como principales
el arte africano e ibérico y elementos tomados de El Greco y Cézanne.
Bajo la constante influencia de este último, y en compañía de otro joven pintor, Georges Braque,
Pablo Picasso se adentró en una
revisión de buena parte de la herencia plástica vigente desde el
Renacimiento, especialmente en el ámbito de la representación
pictórica del volumen. Las tramas geométricas eliminan la
profundidad espacial e introducen el tiempo como dimensión al
simultanear
diversos puntos de vista: era el inicio del cubismo.
Picasso y Braque desarrollaron dicho estilo en una primera fase
denominada analítica (1909-1912). En 1912 introdujeron un elemento de
flexibilidad en forma de recortes de papel y otros materiales
directamente aplicados sobre el lienzo, técnica que denominaron collage.
La admisión en el exclusivo círculo del cubismo del pintor español Juan Gris desembocó en la etapa sintética
de dicho estilo, marcado por una gama cromática más rica y la multiplicidad matérica y referencial.
Entre 1915 y mediados de la década de 1920, Picasso fue
abandonando los rigores del cubismo para adentrarse en una nueva etapa
figurativista,
en el marco de un reencuentro entre clasicismo y el creciente
influjo de lo que el artista denominó sus «orígenes mediterráneos».
Casado desde 1919 con la bailarina rusa Olga Koklova y padre ya
de un hijo, Paulo, Pablo Picasso empezó a interesarse por la escultura a
raíz de su encuentro en 1928 con el artista catalán Julio
González; entre ambos introdujeron importantes innovaciones, como
el empleo de hierro forjado. En 1935 nació su hija Maya, fruto
de una nueva relación sentimental con Marie-Therèse Walter,
con quien Pablo Picasso convivió abiertamente
a pesar de seguir casado con Olga Koklova; a partir de 1936,
ambas debieron compartir al pintor con una tercera mujer, la fotógrafa
Dora
Maar.
El estallido de la guerra civil española lo empujó a una mayor concienciación política, fruto de la cual es una
de sus obras más universalmente admiradas, el mural de gran tamaño Guernica (1937).
La reducción al mínimo del cromatismo,
el descoyuntamiento de las figuras y su desgarrador simbolismo
conforman una impresionante denuncia del bombardeo de la aviación
alemana,
que el 26 de abril de 1937 arrasó esta
población
vasca en una acción de apoyo a las tropas franquistas. En 1943
conoció a Françoise Gilot, con la que tendría dos hijos,
Claude y Paloma. Tres años más tarde, Pablo Picasso abandonó
París para instalarse en Antibes, donde incorporó la
cerámica
a sus soportes predilectos.
En la década de 1950 realizó numerosas series sobre grandes
obras clásicas de la pintura, que reinterpretó a modo
de homenaje. En 1961 Pablo Picasso contrajo segundas nupcias con
Jacqueline Roque; sería su última relación sentimental de
importancia. Convertido ya en una leyenda en vida y en el
epítome de la vanguardia, el artista y Jacqueline se retiraron al
castillo de
Vouvenargues, donde el creador continuó trabajando
incansablemente hasta el día de su muerte.
domingo, 24 de enero de 2016
La pintura màs cara del mundo !!!
a pintura más cara del mundo es de Jackson Pollock y se llama No. 5. Es del año de 1948 y se vendió en el 2006 por 140 millones de dólares.
domingo, 10 de enero de 2016
Un genio del renacimiento: MIGUEL ANGEL !!!
Miguel Angel, naciò en Caprese, hermosa aldea rodeada de prados y encinares, nació el 6 de
marzo de 1475, hijo de Ludovico Buonarroti y de Francesa
di Neri di Miniato del Sera, bautizado como (Miguel Ángel Buonarroti, en italiano Michelangelo; Caprese, actual Italia, 1475 - Roma, 1564).
Su padre descendía de artesanos y, quizás
por ello, siempre se opuso a la vocación de su hijo; consideraba
que el comercio era mucho más rentable y distinguido que cualquier
actividad manual plebeya. Miguel Ángel siempre estuvo agradecido a su
nodriza, mujer de un cincelador, pues aseguraba que con su leche había
mamado "el escoplo y el mazo para hacer las estatuas".
Escultor, pintor y arquitecto
italiano.
Habitualmente se reconoce a Miguel Ángel como la gran figura del
Renacimiento italiano, un hombre cuya excepcional personalidad
artística dominó el
panorama creativo del siglo XVI y cuya figura está en la base de
la concepción del artista como un ser excepcional, que rebasa
ampliamente las
convenciones ordinarias.
Fue un hombre solitario, iracundo y soberbio, constantemente
desgarrado por sus pasiones y su genio. Dominó las cuatro
nobles artes que solicitaron de su talento: la escultura, la pintura, la
arquitectura y la poesía, siendo en esto parangonable a otro genio
polifacético
de su época, Leonardo da Vinci. Durante su larga vida amasó grandes riquezas, pero era sobrio en extremo, incluso avaro,
y jamás disfrutó de sus bienes. Si Hipócrates afirmó que el hombre es todo él enfermedad, Miguel Ángel encarnó su
máxima fiel y exageradamente, pues no hubo día que no asegurase padecer una u otra dolencia.
Quizás por ello su existencia fue una continua lucha, un esfuerzo
desesperado por no ceder ante los hombres ni ante las circunstancias.
Acostumbraba
a decir en sus últimos días que para él la vida había sido una batalla
constante contra la muerte. Fue una batalla de casi
noventa años, una lucha incruenta cuyo resultado no fueron ruinas y
cadáveres, sino algunas de las más bellas y grandiosas obras de
arte que la humanidad afortunadamente ha conocido.
Miguel Ángel Buonarroti, durante los cerca de setenta años que duró su
carrera, Miguel Ángel cultivó por igual la pintura, la escultura y la
arquitectura, con resultados extraordinarios en cada una de estas
facetas artísticas. Sus coetáneos veían en las realizaciones de Miguel
Ángel una cualidad, denominada terribilità, a la que puede
atribuirse la grandeza de su genio; dicho término se refiere a aspectos
como el vigor físico, la intensidad emocional y el entusiasmo creativo,
verdaderas constantes en las obras de este creador que les confieren su
grandeza y su personalidad inimitables.
La vida de
Miguel Ángel transcurrió entre Florencia y Roma, ciudades en las que
dejó sus obras maestras. Aprendió pintura en el taller de Ghirlandaio y
escultura en el jardín de los Médicis, que habían reunido una
excepcional colección de estatuas antiguas. Dio sus primeros pasos
haciendo copias de frescos de Giotto o de Masaccio que le sirvieron para definir su estilo.
En 1496 se trasladó a Roma, donde realizó dos esculturas que lo proyectaron a la fama: el Baco y la Piedad
de San Pedro. Esta última, su obra maestra de los años de juventud, es
una escultura de gran belleza y de un acabado impecable que refleja su
maestría técnica. Al cabo de cinco años regresó a Florencia, donde
recibió diversos encargos, entre ellos el David, el joven desnudo
de cuatro metros de altura que representa la belleza perfecta y
sintetiza los valores del humanismo renacentista.
En 1505, cuando trabajaba en el cartón preparatorio de la Batalla de Cascina (inconclusa) para el Palazzo Vecchio, el papa Julio II lo llamó a Roma para que esculpiera su tumba; Miguel Ángel trabajó en esta obra hasta 1545 y sólo terminó tres estatuas, el Moisés y dos Esclavos;
dejó a medias varias estatuas de esclavos que se cuentan en la
actualidad entre sus realizaciones más admiradas, ya que permiten
apreciar cómo extraía literalmente de los bloques de mármol unas figuras
que parecían estar ya contenidas en ellos.
Julio II le pidió también que decorase el techo
de la Capilla Sixtina, encargo que Miguel Ángel se resistió a aceptar,
puesto que se consideraba ante todo un escultor, pero que se convirtió
finalmente en su creación más sublime. Alrededor de las escenas
centrales, que representan episodios del Génesis, se despliega un
conjunto de profetas, sibilas y jóvenes desnudos, en un todo unitario
dominado por dos cualidades esenciales: belleza física y energía
dinámica.
En 1516 regresó a Florencia para ocuparse de la
fachada de San Lorenzo, obra que le dio muchos quebraderos de cabeza y
que por último
no se realizó; pero el artista proyectó para San Lorenzo dos
obras magistrales: la Biblioteca Laurenciana y la capilla Medicea o
Sacristía Nueva.
Ambas realizaciones son en el aspecto arquitectónico herederas
de la obra de Brunelleschi,
aunque la singular
escalera de acceso a la biblioteca, capaz de crear un particular
efecto de monumentalidad en el escaso espacio existente, sólo puede ser
obra del
genio de Miguel Ángel. La capilla Medicea alberga dos sepulturas
que incluyen la estatua del difunto y las figuras magistrales del Día,
la Noche,
la Aurora y el Crepúsculo.
En 1534, Miguel Ángel se estableció
definitivamente en Roma, donde realizó el fresco del Juicio Final en la
capilla Sixtina y supervisó las obras de la basílica de San Pedro, en la
que modificó sustancialmente los planos y diseñó la cúpula, que es obra
suya. Su otra gran realización arquitectónica fue la finalización del
Palacio Farnesio, comenzado por Sangallo el Joven.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)